Hablar de teatro también es hablar del público

El teatro El Galpón de Montevideo, este año, tuvo en cartel como plato fuerte de la temporada, la obra, de Roberto Cossa, “La Nona” bajo la dirección de Alfredo Goldstein.
Por: Roxana Rugnitz Garabedian | Creado el 05/12/2024 | 503

Escrita en los años setenta, antes de la dictadura militar, se trata de un grotesco cuyo centro se encuentra en la progresiva decadencia de una familia de clase media, de trabajadores, con casa propia, que se ven asolados por una inflación que define su cotidianeidad e incluso la dimensión moral que los atraviesa. 

El espacio escénico único es la casa familiar, con una propuesta práctica y sobria de Cecilia Bello. Allí conviven el matrimonio con una joven hija a los que se suma la abuela, el tío poeta y vago, más la tía “solterona”, -tomo el término despectivo usado para señalar a las mujeres que no se casaron, propio de la época- 

De acuerdo al título, el personaje de la nona – bajo la soberbia interpretación de por Héctor Guido-  es central, porque su existencia va a justificar los demás comportamientos y su caída moral. Es el único personaje sin nombre, su identidad está vinculada a una función o vínculo familiar: “la nona” que aun habla en una mezcla de italiano y español. Esto nos instala en una Argentina fuertemente definida por la migración, especialmente italiana, de principios de siglo XX. El personaje que posee rasgos de animal – su habitación es “la cueva”, tiene siempre un hambre “feroz”, físicamente va volviéndose una especie de bestia- representa al Estado que lo devora todo, con indiferencia, matando lo humano, vaciando la vida de las personas buenas y comunes. 

Entre lo real y lo fantástico, la obra presenta características de exageración, propias del género, que no tienen como objetivo la burla de la situación propuesta, sino que amplifica una realidad social como forma de denuncia crítica, para mostrar la horrible verdad, sin tapujos. El grotesco, al estilo manierista, desacomoda, distorsiona, pero no miente. 

El sistema neo liberal y capitalista, en cada época desarrolla sus monstruos que arrastran lo humano más allá del límite, mostrando que, si la situación económica varía en forma desfavorable se desata el pánico. Entonces, todo aquello que las personas puedan tener de “bueno” se borronea hasta el punto de convertirlas en lo que la máquina sistémica necesita que sean: una bestia primitiva y ciega capaz de hacer lo que sea, incluso abusar de sus seres más queridos, para sobrevivir. Cómo no recordar aquí las palabras de un mandatario cuando expresaba, cincuenta años después de haber sido escrita esta obra que, ante el hambre, las personas se vuelven “creativas”, forzadas a buscar recursos para saciarlo, sin que el Estado tenga que intervenir. 

En este sentido, la obra sigue siendo plenamente vigente. Aunque la forma del comportamiento del monstruo -encarnada en la “Nona”- y de la sociedad, puedan variar. Seguimos asistiendo al complejo problema de lo humano, lo ético, frente a la desesperación atravesada por la medida de los comportamientos sistematizados del trabajo (me viene a la memoria el film Tiempos modernos de Charles Chaplin) sin más objeto que hacer repetidas y angustiosas cuentas para lograr cubrir los gastos del mes. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el texto dramático de Cossa se convierte en texto espectacular? 

Es entonces cuando aparece el otro parámetro indispensable para que haya teatro: el público. ¿Para qué se hace teatro? ¿Por qué poner en escena una obra como La Nona? ¿Qué se espera que pase con el espectador que va a ver la obra, desde una mirada inocente? En ese sentido, la clave está en la puesta en escena. La dirección no es, no puede ser inocente, y desde su lugar, las decisiones que toma son fundamentales. Montar una pieza de teatro supone un largo camino de intencionalidades: los hilos de los cuales tira; la forma donde ajusta el mecanismo de tensión y distensión de las escenas que sostienen la obra; dónde decide poner el acento o no, son parte de un largo proceso que determinarán el efecto que se espera obtener. ¡No hay inocencia en el arte!

Cuando propongo pensar en el público, en este artículo, lo hago desde ese presupuesto. Porque es fundamental tener claro que el teatro tiene una enorme responsabilidad social y política. Lo que sucede en la platea es una respuesta de lo que pasa en la escena. En todos los aspectos. Incluso, diría, en términos materiales, físicos (hace tiempo que vengo señalando que, en nuestro teatro, el público proporcionalmente blanco y cis es reflejo de un teatro blanco y cis). Esto preocupa porque entonces, el teatro no parece estar siendo para todos. 

Volviendo a la obra en cuestión, La nona, como vimos, representa una alegoría de lo más bajo, de lo más perverso de la sociedad. La soledad en la que nos encontramos, porque los micro núcleos familiares sustituyeron a las comunidades, nos obliga a enfrentar batallas diarias, en la que siempre hay víctimas. Cómo es posible que una obra que se presenta como espejo deformado, grotesco, casi diría pensando en Valle Inclán, esperpéntica, puede causar tales carcajadas ante los instantes de mayor horror de las acciones humanas? ¿Qué efectos está provocando en esa platea la devolución decadente de su humanidad perdida? La idea de que todo está en el texto es, hoy en día, un supuesto insostenible. Vayamos a los centros neurálgicos del texto dramático: En primer lugar, la crisis económica. A partir de eso, la desesperada insistencia del personaje de Chico, el vago poeta, que manipula y engaña a Carmelo para que se case con la Nona, luego el conflicto marcado porque el plan sale mal y terminan teniendo que asumir el cuidado del esposo de la Nona que ha quedado incapacitado. De allí en más la caída moral explicada por la económica se irá acumulando en las decisiones que la desesperación les hace tomar. Como, por ejemplo, usar la invalidez de Carmelo indefenso ya, debido al abuso de la familia, para pedir limosna en la vía pública, hasta que desaparece, o la hipocresía de promover que Marta, la hija que “trabajaba de noche en una farmacia” empiece a recibir clientes en su casa, enferma y con una agenda que la tiene de la mañana a la noche atendiendo hombres. Mientras, María, la madre, desde su rol de falsa ignorancia, que le permite mantener una imagen de “buena mujer”, le insiste que atienda a un vecino más sin ver que la hija está enferma. Nunca se hablará de prostitución, pero las evidencias escénicas son brutales y el hecho de que, el enfoque escénico provoque risa, no deja de ser un aspecto que nos debería interpelar como personas.

La obra presenta sin piedad alguna, la forma en que todo se va devorando, la inocencia, la honradez, el esfuerzo, la simpleza, para terminar bajo las garras de un monstruo insaciable que no puede parar de tragar, de sacarlo todo. Sobre el final tres personajes mueren. La madre se va y Chicho queda solo con una nona que sigue buscando comida, es lo único que la mueve, ante la indiferencia por la muerte de sus familiares, lo cual, nuevamente, desata la carcajada del público. 

El riesgo de pensar, aquí, en un espectador acrítico es alto, porque nos permite poner el problema en otro lado, sacar la responsabilidad del hecho creado. No me atrevería a afirmarlo ni a negarlo, claro, pero lo cierto es que cuando se trabaja, durante meses, con lecturas, discusiones, y propuestas para montar la pieza, el centro del pensamiento analítico - crítico, sin duda se encuentra primero en el director y luego en el elenco entero. Toda la puesta cuenta con determinados artilugios, muy bien pensados, para provocar la risa y el público responde ampliamente. La risa sonora, estrepitosa ante la caída moral de la familia, ante el uso y abuso de la vulnerabilidad de ciertos personajes, impacta, diría que hasta desorienta, pero se puede ver, claramente, los registros actorales en algunos personajes – el tío y la nona- sobre los cuales se sostiene esa reacción.

Soy perfectamente capaz de comprender que, desde la espectacularidad de la escena, muchas veces la risa es una evidencia de la incomodidad frente a lo que ven. También puedo poner aquí en cuestión el hecho de lo efímero del teatro, por lo que, habiendo visto dos funciones, no podría dar cuenta de la reacción que tuvo el público durante toda la temporada. De todas maneras, no puedo dejar de preguntarme, en eso de que el teatro es lo que sucede en la comunión de dos espacios: -escena y platea-, ¿qué pasa después? Porque en todo caso, desde la escritura, ese también es mi rol.

Qué análisis se hacen? Qué se espera, desde el elenco y la dirección, que provoque esta obra? Hubo alguna discusión, al respecto? Se pensó en las posibles reacciones del público? – en general siempre se especula con eso.

La cuestión que dejo planteada será, en todo caso, si el teatrero tiene responsabilidad sobre lo que hace y hacia dónde va su trabajo? Aquí podrán caer muchas intervenciones sobre si una pintura o una novela a la hora de ser creadas suponen el efecto sobre el receptor. Lo importante, claro, es que siempre exista un efecto, aún más en tiempos tan convulsos, en momentos paradigmáticos como estos. Entiendo, pues, que es pertinente la reflexión sobre cuál es el alcance de lo que se hace desde el teatro como una forma de arte que, desde sus orígenes ha sido profundamente social y político. Las preguntas no quieren responderse a sí mismas. Son disparadores que esperan entablar un diálogo sobre lo que supone hoy el teatro. 

El arte sigue siendo un gran generador de ideas. El teatro, especialmente, es un territorio de conflicto, de movilidad, de desacomodo indispensables para pensarnos como especie. Claro que entiendo al teatro como un fuerte hecho político y social, más que nunca, y es desde esos principios que pienso y abro aquí un caudal de cuestiones que tienen como objetivo mantener viva la necesidad de un teatro crítico, que cuestione sus haceres como una indispensable herramienta cultural de transformación.

Crítica de espectáculos

9 min.
¡No te pierdas lo que se viene!
Suscribite a nuestro mailing y seguinos por redes, ¡es gratis!

¿Conocías estos cursos que tenemos para vos?

⦿ inscribiendo

Comedia paso a paso

con Teresita Galimany (Argentina)
12 de marzo al 2 de julio
Miércoles de 19 a 21

⦿ inscribiendo

Dramaturgia creativa

con Ariel Barchilón (Argentina)
5 de marzo al 25 de junio
Miércoles de 13 a 15

⦿ inscribiendo

Actuación y montaje en el teatro de Bertolt Brecht

con Laura Brauer (Argentina)
4 de abril al 18 de julio
Viernes de 13 a 15

⦿ inscribiendo

15 claves para pensar un proyecto escénico desde la producción

con Gustavo Schraier (Argentina)
Empezá hoy
65 minutos de video tutorías

⦿ inscribiendo

8 clases de dramaturgia

con Arístides Vargas (Ecuador)
31 de marzo al 28 de abril
Lunes y jueves de 17 a 19

⦿ inscribiendo

Escribí e interpretá tu monólogo

con Mariela Castro Balboa (Argentina)
8 de mayo al 26 de junio
Jueves de 17 a 19

⦿ inscribiendo

Diseño sonoro para la escena

con Josefina de Cara (Argentina)
8 de mayo al 26 de junio
Jueves de 9 a 10

⦿ últimos días

Dramaturgia del clown

con Hernán Gené (España)
5 de febrero al 3 de marzo
Lunes y miércoles de 13 a 15

Para seguir leyendo:

Notas

Encuentro de Teatro del Este en Uruguay

Una entrevista a la actriz y directora Alejandra Pallares, al respecto de los ocho años del Encuentro.

Por Roxana Rugnitz Garabedian
Creado el 15/01/2025 364

Entrevistas

“El escenario es un lugar de celebración”

Conversamos con Ingrid Pelicori, actriz de una trayectoria y talento inconmensurable. Acaba de estrenar junto a Manuel Callau en el Paseo La Plaza la conmovedora Sueño de dos, que cuenta con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Daniel Casablanca.

Por Flora Ferrari
Creado el 13/01/2025 247

Crítica de espectáculos

“Sueño de dos”. El camino infinito.

Ingrid Pelicori y Manuel Callau en dos actuaciones magistrales en una luminosa, superlativa obra de teatro.

Por Claudio Ferrari
Creado el 10/01/2025 570

Notas

Medio siglo de teatro

Celebramos el º50 Aniversario (1975-2025) del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT).

Por Antonella Sturla
Creado el 02/01/2025 376 1

Entrevistas

Timbre 4 Madrid. Identidades en el escenario

Entrevista a María García de Oteyza y Mónica Acevedo, docentes de Timbre 4 Madrid.

Por Claudio Ferrari
Creado el 31/12/2024 451

Crítica de espectáculos

‘Natalia’: la esencia de Rulfo a través de la mudez de los títeres de La Chana Teatro

La Chana Teatro adaptó Talpa de Juan Rulfo en el Teatro Abadía, combinando títeres, danza y narración para recrear la esencia del cuento: remordimiento, muerte y cuestionamiento.

Por Lucia Martin Gonzalez
Creado el 27/12/2024 209

Crítica de espectáculos

Universo Troche

Las poéticas ilustraciones que nacen atravesadas por el silencio y los sueños de un niño del exilio despiertan en uno de los teatros más emblemáticos de Montevideo —el Circular— para celebrar sus setenta años.

Por Roxana Rugnitz Garabedian
Creado el 23/12/2024 287

Entrevistas

Entrevista a Ciro Zorzoli

Ciro Zorzoli es un reconocido director y maestro de actores. Este año estrenó Esperando la Carroza. Tuvimos la posibilidad de conversar con él acerca de su recorrido, su mirada sobre la actuación y su búsqueda incansable del hecho teatral.

Por Flora Ferrari
Creado el 10/12/2024 790

Notas

Juego del tiempo. Cuerpo e imagen como reservorio de una memoria colectiva

Dos íconos de la danza se reúnen para desarrollar una propuesta escénica orgánica, con un diseño estético y conceptual que cala profundo en la sensibilidad contemporánea. Cuerpo, imagen y memoria, en un dialogo artístico entre Gerardo Litvak y Margarita B

Por Eleonora Vallazza
Creado el 10/12/2024 456

Entrevistas

El amor, la violencia y la muerte se celebran en escena

Entrevista a Sergio Blanco a propósito de su ciclo Confesiones en la Comedia Nacional.

Por Martin Cedres Silva
Creado el 10/12/2024 479

Crítica de espectáculos

Hablar de teatro también es hablar del público

El teatro El Galpón de Montevideo, este año, tuvo en cartel como plato fuerte de la temporada, la obra, de Roberto Cossa, “La Nona” bajo la dirección de Alfredo Goldstein.

Por Roxana Rugnitz Garabedian
Creado el 05/12/2024 503

Crítica de espectáculos

“¡Hay golpes en la vida, tan fuertes…yo no sé!” De “Los Heraldos Negros”, de Cesar Vallejo

Se despide el campeón, de Fernando Zabala, revela un conjunto de aciertos que sorprenden y emocionan como únicamente se logra con el gran teatro.

Por Claudio Ferrari
Creado el 02/12/2024 764

Crítica de espectáculos

El Reguetonero (O la triste balada de un Old San Juan)

El reconocido dramaturgo y director Carlos Canales estrenó recientemente el unipersonal El Reguetonero, dentro de la programación del decimoquinto Micro Theater Festival de Nueva York, organizado por el Teatro SEA.

Por Carlos Rojas
Creado el 02/12/2024 516

Notas

A la memoria de Carlos Fos

Carlos Fos fue un historiador, antropólogo, investigador teatral y docente. Ha trabajado incansablemente por la memoria y la revalorización de la escena teatral argentina. Esta nota representa un humilde homenaje a su pasión, su militancia y su ternura.

Por Antonella Sturla
Creado el 22/11/2024 526

Artículos

Sesenta y cinco años bailando a Cuba

El artículo hace un recorrido por los sesenta y cinco años de existencia de la Danza Moderna en Cuba, a partir de la fundación del Conjunto de Danza del Teatro Nacional de Cuba el 25 de septiembre de 1959.

Por Esther Suarez Duran
Creado el 22/11/2024 342

Crítica de espectáculos

Otra tragedia argentina. Sobre

A casi 40 años de su estreno la obra de Roberto Cossa se revitaliza en una versión inolvidable que pone en escena cuánto tiene de nuevo para contarnos este clásico del teatro argentino.

Por Claudio Ferrari
Creado el 22/11/2024 712 1

Entrevistas

Entrevista a Mauricio Kartún

Escritor, docente, director teatral, uno de los teatristas más importantes de la escena argentina y latinoamericana. Mauricio Kartún nos recibió para conversar sobre su trabajo y reflexionar acerca de la potencia que sigue teniendo el teatro hoy.

Por Flora Ferrari
Creado el 22/11/2024 1.106

Reseñas de libros

De qué y por qué nos reímos: el microcosmos de la comicidad a través de la mirada de Christian Forteza

En esta obra el autor se adentra en las raíces de lo cómico desde perspectivas filosóficas, sociológicas y teatrales. La exploración del humor como transgresión y subversión lógica.

Por Lucia Martin Gonzalez
Creado el 17/11/2024 1.418